lunes, 31 de enero de 2022

1972: Yes está cerca del borde (I)

Contenido de esta entrada:

Introducción

Antecedentes y grabación

Diseño de la portada

Lanzamiento y recepción




Entrada anterior de Yes: 1971: Fragile (y II)

Entrada siguiente de Yes: 1972: Yes está cerca del borde (y II)


Sitio oficial de Yes: Official website for the progressive rock band YES (yesworld.com)

Facebook de Yes: YES (official) | Facebook

Instagram de Yes: YES - The Band (@yesofficial) • Fotos y videos de Instagram

Canal de YouTube: yesofficial - YouTube

Sitio oficial de Jon Anderson: Jon Anderson – Musician

Facebook de Jon Anderson: Jon Anderson | Facebook

Twitter de Jon Anderson: Jon Anderson (@TheJonAnderson) / Twitter

Canal de YouTube de Jon Anderson: Jon Anderson Official - YouTube

Instagram de Jon Anderson: Jon Anderson (@jonandersonmusic) • Instagram photos and videos

Facebook de Rick Wakeman: Rick Wakeman Music | Facebook

Sitio oficial de Rick Wakeman: Rick Wakeman CBE's Place (rwcc.com)

Twitter oficial de Rick Wakeman: Rick Wakeman CBE (@GrumpyOldRick) / Twitter

Instagram de Rick Wakeman: Rick Wakeman (@rickwakemanmusic) • Fotos y videos de Instagram



Introducción

En un anterior artículo sobre Yes  comentamos su cuarto álbum titulado Fragile que sería el primero con Rick WakemanEl álbum se convirtió en su mayor éxito comercial y crítico desde su formación, ayudado por la canción "Roundabout" que recibió una considerable difusión en la radio estadounidense.

Portada del álbum Fragile

Este artículo lo dedicaremos a su quinto álbum Close To The Edge. Como hay mucho material, lo dividiré en dos partes. En esta parte nos ocuparemos de la grabación y lanzamiento.


Antecedentes y grabación

En 1972, Yes tiene asentada la que se considera la formación clásica con en el vocalista Jon Anderson, el bajista Chris Squire, el baterista Bill Bruford, el tecladista Rick Wakeman y el guitarrista Steve Howe con la definió su sonido característico.

La gira Fragile Tour para la promoción de su álbum Fragile duró desde el 24 de septiembre de 1971 hasta el 27 de marzo de 1972. La gira comenzó en el Queen's Hall en Barnstaple, Devon, y terminó en el Aquarius Theatre en Boston, Massachusetts, la última actuación de Bill Bruford con la banda hasta que regresó para el álbum Union en 1991. La gira fue la primera de Rick Wakeman con la banda; Las fuentes difieren en cuanto a si su primera aparición en vivo con la banda fue el 24 de septiembre en el Queen's Hall en Barnstaple o el 30 de septiembre, la tercera fecha de la gira, en el De Montfort Hall de Leicester. 

La gira vio a la banda tocar un total de 111 conciertos en el Reino Unido, los Países Bajos, los Estados Unidos y Bélgica en cuatro etapas: dos etapas europeas y dos etapas norteamericanas.

Las actuaciones vinieron respaldadas por Jonathan Swift, Ten Years After, Mary Wells, Emerson, Lake and Palmer, The J. Geils Band, King Crimson, The Blues Project y Shawn Phillips. En un concierto el 16 de marzo de 1972 en Tucson, Arizona, la banda apoyó a Black Sabbath.

Repertorio:

"Roundabout" (Anderson, Howe)
"I've Seen All Good People" (Anderson, Squire)
"Mood for a Day" (Howe)
"Clap" (Howe)
"Heart of the Sunrise" (Anderson, Squire, Bruford)
Wakeman solo (Rick Wakeman)
"Long Distance Runaround" (Anderson)
"The Fish (Schindleria Praematurus)" (Squire)
"Perpetual Change" (Anderson, Squire)
"Yours Is No Disgrace" (Anderson, Squire, Howe, Kaye, Bruford)
"South Side of the Sky" (ocasionalmente desde el 2 de octubre de 1971) (Anderson, Squire)

El final de la segunda etapa europea de la gira fue el 31 de enero de 1972 en Manchester y antes de embarcarse en la segunda etapa de la gira norteamericana la banda se tomó un descanso, durante el cual reservó tiempo los días 1 y 2 de febrero en los estudios de grabación Advision Studios para grabar algunas pistas de su nuevo material. Durante esas sesiones se grabó una versión del tema America de Paul Simon. Yes ya interpretaba la canción en directo en 1970 en su primera gira después de que Steve Howe reemplazara a Peter Banks. La canción fue reorganizada agregándole elementos típicos del rock progresivo, como cambios en el compás y largos segmentos instrumentales. La interpretación del tema en directo durante la gira de 1970-1971 se extendía a más de quince minutos. La versión de estudio que grabaron dura diez minutos y medio. La primera vez que se publicó la versión de estudio completa fue en el álbum recopilatorio de varios artistas The New Age of Atlantic el 3 de noviembre de 1972.


Enlace a la versión completa: America (2003 Remaster)

Más tarde se incluyó en el álbum recopilatorio Yesterdays en 1975, en la caja recopilatoria In a Word: Yes (1969–) en 2002 y en la reedición de 2003 de su álbum Fragile

Una versión editada de esta grabación que dura 4 minutos fue lanzada como sencillo con Total Mass Retain en la cara B (una de las partes del tema Close to the Edge del álbum del mismo título)  el 17 de julio de 1972 en Estados Unidos y alcanzó el número 46 en el Billboard Hot 100 de los Estados Unidos. También fue publicado en algunos países europeos pero no en el Reino Unido, Brasil, México, Japón, Australia y Nueva Zelanda, donde alcanzó el número 20


Versión del sencillo: America (2003 Remaster)

También apareció en la caja recopilatoria Yesyears y su versión condensada Yesstory, junto con The Ultimate Yes: 35th Anniversary Collection. La versión editada también se incluyó como bonus track en la reedición de 2003 de Close to the Edge, mientras que la versión de estudio sin editar aparece en el remix de Steven Wilson de 2013 del mismo álbum. Una versión en vivo de la canción fue incluida en Keys to Ascension de 1996, así como una actuación del show final de la gira de 1970-1971 (que precedió a la grabación de estudio) en The Word Is Live de 2005.



El guitarrista Steve Howe considera que la versión de Yes es "una especie de grabación perdida" entre el trabajo de la banda, ya que rara vez se ha incluido en sus recopilaciones, y cuando lo es suele ser una versión abreviada. Cuando tuvo la oportunidad de conocer a Simon en persona en un concierto en 1992, Howe le preguntó si le gustaba la versión de Yes, y Simon dijo que sí.

Tras la finalización de la gira el 27 de marzo de 1972 se volvieron a tomar un descanso antes de entrar en los ensayos en la Escuela de Danza Una Billings en Shepherd's Bush en mayo de 1972. Aunque algunos arreglos fueron elaborados y puestos en cinta durante este tiempo, ninguna de las pistas fue completamente escrita en esta etapa, dejando al grupo para idear el resto de las canciones en el estudio y aprender a tocarlas después. En varias ocasiones, los arreglos que Yes había comenzado a armar fueron tan complejos que se olvidaron de lo que habían tocado el día anterior al comenzar la sesión del día siguiente. Esto hizo que la banda grabara cada ensayo para futuras referencias. A Bruford se le ocurrió el título del álbum para reflejar el estado de ánimo de la banda en ese momento.

Eddy Offord

En junio de 1972, Yes había trabajado canciones para el álbum y regresó a Advision para grabarlo. Eddy Offord, quien había trabajado con Yes desde Time and a Word (1970) y había mezclado su sonido en vivo en la gira Fragile, asumió su papel como ingeniero de audio y productor, compartiendo sus deberes de producción con la banda.  Después de haber trabajado en el sonido en vivo de la banda, Offord deseaba recrear, en el estudio, el gran sentimiento que la banda transmitía en las noches en que actuaban bien en concierto. Para intentar esto, consiguió que su equipo de carretera construyera un gran escenario en el estudio para que la banda actuara; señaló que la batería de Bruford resonaba con la plataforma de madera e hizo que la banda sonara "más en vivo". El estudio también albergaba una estructura similar a una cabina construida con tablas de madera en las que Howe actuó para mejorar aún más su sonido. En un incidente, la banda decidió usar una toma particular para una pista, pero se dio cuenta de que el personal de limpieza del estudio había puesto la cinta en la basura. Se produjo una búsqueda en los contenedores fuera del estudio, y la pieza faltante fue encontrada e insertada en el maestro.

Durante su mes en Advision, el reportero de Melody Maker y biógrafo de la banda, Chris Welch, hizo una visita para observar al grupo en el trabajo. Welch describió una atmósfera estresante, junto con "arrebatos de anarquía" de Bruford, Howe y Wakeman y el desacuerdo de cada miembro después de que se completó una mezcla de una sección de canciones. Welch sintió que la banda no era una unidad cohesiva, con Anderson y Howe los únicos que sabían qué dirección tomaría el álbum, dejando al resto agregando partes y piezas "a un vasto rompecabezas de sonido", a lo que Squire y Offord fueron los dos que ayudaron a poner su idea en orden. Wakeman y Bruford, para Welch, seguían siendo "espectadores inocentes" en el asunto. En una ocasión, Welch llegó al estudio para escuchar una vista previa de un pasaje completo que tomó varios días de trabajo durante todo el día para producir. Escuchó un ruido sordo, al descubrir que Offord se había quedado dormido en la parte superior de la consola de mezclas por agotamiento, "dejando la música de la cinta a todo volumen a un nivel intolerable"

Bruford encontró a Close to the Edge particularmente difícil de escribir y grabar con el resto de la banda, llamando al proceso tortuoso y como "escalar el Monte Everest". Se sintió frustrado con la música alegre y diatónica de la banda y él prefería composiciones más orientadas al jazz e improvisación. Esto se convirtió en un problema con la forma en que el grupo compuso y grabó, ya que cada sección de una pista se reproducía y discutía sección por sección. Bruford dijo: "Todos los instrumentos estaban listos para las elecciones democráticas, y todos tenían que realizar una campaña electoral sobre cada tema. Fue horrible, fue increíblemente desagradable y un trabajo increíblemente duro". Squire se convirtió en una fuente creciente de descontento para Bruford, citando su frecuente tardanza en los ensayos y su forma de trabajar. En una ocasión, Bruford se quedó dormido en un sofá en la sala de control del estudio mientras Squire estaba "estudiando detenidamente un par de perillas en la mesa [de mezclas]" para determinar cuánta ecualización debería aplicarse a sus pistas de bajo, solo para despertarse varias horas después, encontrando a Squire "en el mismo lugar, todavía considerando la posición relativa de las dos perillas". Anderson lo alentaba constantemente a escribir, algo por lo que se sentía agradecido años más tarde, pero para cuando se completó la grabación, sintió que había hecho todo lo posible en Close to the Edge y no podía ofrecer mejores arreglos. "Entonces supe que necesitaba un soplo de aire fresco", y dejé el grupo. 

Bill Bruford


Diseño de la portada

La carátula del álbum fue diseñada e ilustrada por el artista inglés Roger Dean, quien había diseñado la portada del anterior álbum Fragile diseñaría muchas de las futuras portadas de los álbumes de Yes, así como sus escenarios. Marcó la primera aparición del icónico logotipo de la banda, colocado en la parte superior de un diseño de portada simple de un degradado de color lineal de negro a verde.

Icónico logotipo de Yes diseñado por Dean

A Dean se le ocurrió el logotipo sin el conocimiento de la banda y antes de que comenzaran a trabajar en Close to the Edge. Lo esbozó durante un viaje en tren de Londres a Brighton con la idea de que las tres letras pudieran juntarse "de una manera interesante". A la llegada de Dean a Brighton, lo había terminado. Dean lanzó la idea de tener las letras del título grabadas en plata como un libro tradicional, pero nunca se materializó. El logotipo de Dean ha sido descrito como un "colofón caligrafiado".

Roger Dean

En su diseño original, Dean quería que el álbum se pareciera a la calidad de un libro en relieve dorado y tuviera una textura de cuero, ya que había poseído muchos cuadernos de bocetos encuadernados en cuero. Dean se inspiró para la pintura del interior del durante una visita a Haystacks, una colina alta en el Distrito de los Lagos. Tomó una fotografía en su cima y observó los muchos tarns (lagos glaciales) que lo rodeaban. "Estaba imaginando este lago como algo más grandioso [...] ¿Cómo podría sostenerse en la cima de una montaña?" 

Dibujo del interior de la carpeta.

La contraportada incluye fotos del grupo y Offord que fueron tomadas por Dean y Martyn Adelman, quien había tocado con Squire a fines de la década de 1960 como miembro de The Syn. Dean escribió el texto de la portada y de la funda con las letras de las canciones a mano. Sobre la reflexión sobre el diseño del álbum, Dean dijo: "Hubo un par de ideas que se fusionaron allí. Era de una cascada que se refrescaba constantemente, que se derramaba desde todos los lados del lago, pero ¿de dónde venía el agua? Estaba buscando una imagen para retratar eso".

Contraportada del álbum

Lanzamiento y recepción

El álbum fue lanzado tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos el 13 de septiembre de 1972. 

´Enlace al álbum completo: Yes - Close To The Edge (Full Album)

Lista de canciones

CARA A

"Close to the Edge" (Jon Anderson/Steve Howe) - 18:41

  • "The Solid Time of Change"
  • "Total Mass Retain"
  • "I Get Up I Get Down"
  • "Seasons of Man"

CARA B 

"And You and I" (Jon Anderson; algunos temas por Bill Bruford/Steve Howe/Chris Squire) - 10:08

  • "Cord of Life"
  • "Eclipse" (Jon Anderson/Bill Bruford/Steve Howe)
  • "The Preacher the Teacher"
  • "Apocalypse"

"Siberian Khatru" (Jon Anderson; algunos temas por Jon Anderson/Steve Howe/Rick Wakeman) - 8:55

La gira del álbum Close To The Edge Tour había comenzado tres meses antes del lanzamiento, el 30 de julio de 1972 en Dallas, Estados Unidos.

Se convirtió en su mayor éxito comercial hasta la fecha, alcanzando el número 3 en la lista Billboard 200 en los Estados Unidos y el número 4 en la lista de álbumes del Reino Unido. En los Países Bajos, el álbum llegó al número uno. El álbum recibió 450.000 pedidos anticipados en los Estados Unidos. El 30 de octubre de 1972, el álbum fue certificado oro por la Recording Industry Association of America (RIAA) por 500.000 copias vendidas en los Estados Unidos. El propietario de Atlantic Records, Ahmet Ertegun, entregó al grupo su premio disco de oro en un restaurante de la ciudad de Nueva York el 20 de noviembre, donde su mánager, Brian Lane, anunció el nuevo contrato de cinco años de la banda con Atlantic. El álbum continuó vendiéndose, y fue certificado platino por un millón de copias vendidas el 10 de abril de 1998.

Pantallazo de la lista británica. Permanecieron 13 semanas en lista.

Close to the Edge recibió críticas favorables entre los críticos en el momento de su lanzamiento en revistas y periódicos. New Musical Express imprimió una reseña de Ian MacDonald el 2 de septiembre de 1972. Pensó que el grupo "no solo estaba cerca del borde, sino que lo habían superado", aunque "tocaron desde sus malditas tripas" en el álbum que llamó "un intento de abrumarnos que resultó en una falta de sentido memorable". MacDonald concluyó: "En todos los niveles, excepto en el estético ordinario, es uno de los discos más notables que el pop ha producido hasta ahora". La revista musical estadounidense Cashbox aclamó el álbum como "una obra maestra de grabación". En una crítica positiva, Billboard seleccionó el álbum en su función semanal "Billboard Pick", señalando que Yes había "progresado hasta el punto en que están a años luz más allá de sus emuladores, demostrando no ser un mero destello en la sartén. Los tapices sonoros que tejen son fragmentos delicados, destellos de destinos aún por formar, tiempos que se desvanecen como gotas de rocío en la borrosidad de los deseos medio recordados. Todos los involucrados merecen elogios y agradecimientos, ya que esto no es una mera experiencia de audio, trascendiendo el medio, pone en juego todos los sentidos"

Letras de las canciones escritas a mano

Henry Mendoza abrió su reseña para The San Bernardino Sun con: "No desde ... Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band ha habido un lado en un álbum que expresó un pensamiento musical tan completo y emocionante como lado uno", y pensó que presentaba al grupo un nuevo nivel de sofisticación. Elogió las armonías vocales del grupo y el "bombo irregular profundo" de Bruford en la apertura de la canción principal, pero eligió su tercera sección como la más interesante con las voces comerciales, el "sueño" de Wakeman y el "poderoso" órgano. Mendoza describió el lado dos como   "menos inspirador" que el primero, pero elogió las voces y armonías en ambas pistas, señalando que suenan como su propio instrumento en "Siberian Khatru". El Lubbock Avalanche-Journal publicó otra crítica positiva de Jon Clemens. Llamó a la canción principal un "viaje de sonido virtual", moviéndose "rápidamente, en voz alta, en un frenesí" que "contrasta brillantemente" durante "I Get Up, I Get Down", y elogia las voces durante la sección. Clemens pensó muy bien en la interacción de Howe y Wakeman en todo momento, pero pensó que la tendencia del grupo a cambiar con frecuencia el tempo corre el riesgo de distraer al oyente de la música. Para el San Mateo Times, Peter J. Barsocchini pensó que el álbum es "bueno en concepto e rendimiento", con la canción principal "muy probablemente la mejor pieza musical" que la banda había grabado en su carrera. "And You and I", pensó Barsocchini, es "una interesante mezcla de música acústica y electrónica" que está "producida de manera estrecha e integral". Para él, "Siberian Khatru" era comparable a su álbum Fragile que no promueve el sonido del grupo como lo hacen los otros dos cortes del álbum.

Letras de las canciones escritas a mano

El álbum ha seguido recibiendo muchas críticas retrospectivas positivas. En su reseña para AllMusic, Dave Thompson le dio al álbum cinco estrellas de cinco, aclamándolo como una "obra maestra impecable". La Historia del Rock Progresivo de Paul Stump de 1997 afirmó que Close to the Edge, con sus iguales medidas de ambición y su sincera interpretación, "incluso hoy en día atrae el respeto a regañadientes de los críticos más mordaces de Yes". En una edición especial de las revistas Q y Mojo publicada en 2005, Close to the Edge llegó al número 3 en su lista de 40 álbumes de Cosmic Rock. El disco también aparece en la publicación de referencia musical 1001 Albums You Must Hear Before You Die de Robert Dimery. En la elección de los lectores de los 100 mejores álbumes de guitarra de todos los tiempos para Guitar World, el álbum llegó al número 67. Sound & Vision lo clasificó en el número 32 en su lista de los 50 mejores álbumes de todos los tiempos. El álbum llegó al número 5 en la lista de Rolling Stone de los 50 mejores álbumes de rock progresivo de todos los tiempos. Fue votado como el número 130 en el All Time Top 1000 Albums de Colin Larkin. El álbum llegó al número 1 en una lista de los 100 mejores álbumes de rock progresivo de todos los tiempos por la revista Prog. También entró en la lista de Rolling Stone de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos en el número 445



domingo, 30 de enero de 2022

1972: El foxtrot de Genesis (y III) - La cena está lista

Contenido de esta entrada:

Introducción

Generalidades

Una historia de terror

Secciones

Enlaces al tema del álbum

El tema en directo


Entrada anterior de Genesis: 1972: El foxtrot de Genesis (II)

Entrada siguiente de Genesis: 1973: Vendiendo Inglaterra al peso (I)

Se lanzó un álbum tributo a Genesis titulado Supper's Ready


Facebook oficial de Genesis: Genesis | Facebook

Twitter oficial de Genesis: Genesis (@genesis_band) / Twitter

Instagram oficial de Genesis: Genesis (@genesis_band) • Fotos y videos de Instagram

Sitio oficial de Genesis: Genesis (genesis-music.com)

Sitio oficial de Anthony Phillips: The Official Anthony Phillips Website

Facebook de Anthony Phillips: Anthony Phillips | Facebook

Twitter de Anthony Phillips: Anthony Phillips (@antpmusic) / Twitter

Canal oficial de YouTube de Anthony Phillips: AntPhillipsOfficial - YouTube

Sitio oficial de Peter Gabriel: News - PeterGabriel.com

Facebook de Peter Gabriel: Peter Gabriel | Facebook

Instagram de Peter Gabriel: Peter Gabriel (@itspetergabriel) • Fotos y videos de Instagram

Canal oficial de YouTube de Peter Gabriel: Peter Gabriel - YouTube

Facebook de Phil Collins: Phil Collins | Facebook

Instagram de Phil Collins: Phil Collins (@officialphilcollins) • Fotos y videos de Instagram

Canal oficial de YouTube de Phil Collins: Phil Collins - YouTube

Sitio oficial de Steve Hackett: HackettSongs - Steve Hackett Official Website

Facebook de Steve Hackett: Steve Hackett | Facebook

Instagram de Steve Hackett: Steve Hackett (@stevehackett) • Fotos y videos de Instagram

Twitter de Steve Hackett: Steve Hackett (@HackettOfficial) / Twitter

Sitio oficial de Mike Rutherford: Mike + The Mechanics : Looking Back (Over My Shoulder) Tour 2019 (mikeandthemechanics.com)

Facebook de Mike Rutherford: Mike + The Mechanics Official | Facebook

Twitter de Mike Rutherford: Mike + The Mechanics (@officialmatm) / Twitter


Introducción

Este es el tercer y último artículo que dedicamos a comentar el álbum Foxtrot de Genesis.  El primero lo dedicamos a la grabación, composición, portada, el lanzamiento y la crítica que tuvo el álbum. En el segundo comentamos las canciones del disco una a una con la excepción de Supper's Ready al que dedicamos este último.

Enlace al álbum completo: Genesis - Foxtrot (Full Album Remastered)


Supper's Ready se encuentra dividida en las siguientes siete partes:

1. Lover's Leap
2. The Guaranteed Eternal Sanctuary Man
3. Ikhnaton and Itsacon and Their Band of Merry Men
4. How Dare I Be So Beautiful?
5. Willow Farm
6. Apocalypse in 9/8 (co-starring the delicious talents of Gabble Ratchet)
7. As Sure as Eggs is Eggs (Aching Men's Feet)

Traducción al castellano:
1. Salto del amante
2. El hombre del santuario eterno garantizado
3. Ikhnaton e Itsacon y su banda de hombres alegres
4. ¿Cómo me atrevo a ser tan hermoso?
5. Granja de Sauces
6. Apocalipsis en 9/8 (Co-Protagonista los Deliciosos Talentos de Gabble Ratchet)
7. Tan seguro como que los huevos son huevos (los pies doloridos de los hombres)


La situación del Covid ha  obligado a replanificar el tour de Genesis de 2021:


Generalidades

El último tema del álbum FoxtrotSupper's Ready, con casi 23 minutos de duración, destaca entre el resto colocando a Genesis como uno de los más importantes grupos progresivos de la época, junto a bandas como King Crimson, Emerson, Lake & Palmer, Yes o Pink Floyd.

Es una suite compuesta a su vez por otras siete canciones más pequeñas, aunque los temas tratados y las estructuras musicales se repiten a lo largo de ellas. Es la más larga que la banda grabó. Gabriel creyó que el creciente número de seguidores de sus conciertos les daba confianza para hacer un tema largo. Firme a los postulados del rock progresivo, la canción sufre muchos cambios en los tiempos, notas, instrumentación, y estados de ánimo. Incluso así, la estructura musical del tema permanece en la actualidad como bastante avanzada. Se considera un caso ejemplar del rock progresivo.

Los créditos del álbum señalan la autoría de la canción al esfuerzo conjunto de toda la banda (Banks/Collins/Gabriel/Hackett/Rutherford). En diversas entrevistas, Banks mencionó que compuso varias de las progresiones musicales durante sus años de universidad; Gabriel aportó la gran parte de la letra de la canción y Collins contribuyó mucho en los arreglos y piezas musicales que enlazaban una sección con la siguiente.

La canción ha sido muy aclamada por los fanes de la banda por su naturaleza épica y su clímax catártico; en el que Gabriel particularmente transmitía a través de su interpretación vocal gran contenido emocional hacia el final de la canción. La temática de la obra se refiere a una hipotética lucha entre el bien y el mal; observándose referencias directas al libro del Apocalipsis


Inicialmente, la canción tomó forma como una pista acústica similar a "Stagnation" de Trespass o "The Musical Box" de Nursery Cryme, algo que la banda deseaba evitar repetir. Para desarrollar aún más la pieza, añadieron "Willow Farm"  que se convirtió en la quinta sección de la canción.

Banks eligió "Apocalypse in 9/8" y "As Sure as Eggs Is Eggs" como "la mejor composición" que Genesis grabó durante la época de Gabriel como cantante principal, pero pensó que Gabriel había escrito la letra demasiado rápido. Collins apoyó este punto de vista, quien recordó que Gabriel se apresuró a escribirlos mientras se grababan las pistas de acompañamiento. 


Una historia de terror

La canción y su tema del bien contra el mal se inspiró en una experiencia que Gabriel y su entonces esposa Jill tuvieron en el Palacio de Kensington. Parece que los padres de la esposa de Gabriel, vivían en una antigua casa, y en el último piso había un cuarto realmente extraño, drapeado de púrpura y negro, y permanentemente más frío que el resto de la casa.

Palacio de Kensington


Por alguna razón, un día, Peter y Jill estaban ahí arriba, y tuvieron una experiencia realmente extraña. Peter no entra en demasiados detalles, pero probablemente fue algo sobrenatural, y dice que el clímax fue cuando miró a Jill y vio otra cara en lugar de la suya – una cara malvada...(al principio de la canción la letra dice "Juro que vi tu cara cambiar, no parecía estar bien"). Ella parece que entró en un estado de trance y las ventanas de la habitación se abrieron repentinamente. Gabriel levantó una cruz improvisada con un candelabro y otro artículo del hogar, y Jill reaccionó violentamente.

Gabriel comparó la terrible experiencia con una escena de "una película de terror de Hammer".

Hammer hace referencia a una serie de películas de terror de aquella época


Bueno, hay más al respecto de lo que fue contado por Peter, en el libro de Armando Gallo. Parece que había un examigo de Peter y Jill quien era aficionado a lo oculto, y mandaba ondas muy negativas entre Peter y Jill. Mientras ellos estaban teniendo su experiencia en el extraño cuarto de arriba, Peter miró afuera de la ventana y vio una procesión fantasmal en el jardín. Sintió como si sus vidas estuvieran en peligro en ese momento.
"Vimos nuestras caras en las del otro. Era como si algo más se hubiera puesto entre nosotros y estaba usándonos como punto de encuentro"... "La cortina se abrió por completo, aunque no había viento, y el cuarto se volvió helado. Y sentí que veía figuras afuera, figuras con capas blancas, y el césped en el que los vi no era el mismo césped que estaba afuera. Yo estaba temblando como una hoja y con un sudor frío , y eventualmente hice una cruz con un candelabro y lo levanté frente a Jill cuando ella estaba hablando con una voz extraña. Ella reaccionó como un animal salvaje y John y yo tuvimos que sujetarla."
Peter Gabriel
Peter Gabriel con su esposa en ese momento Jill

Vimos nuestras caras en las del otro. Era como si algo más se hubiera puesto entre nosotros y estaba usándonos como punto de encuentro"... "La cortina se abrió por completo, aunque no había viento, y el cuarto se volvió helado. Y sentí que veía figuras afuera, figuras con capas blancas, y el césped en el que los vi no era el mismo césped que estaba afuera. Yo estaba temblando como una hoja y con un sudor frío , y eventualmente hice una cruz con un candelabro y lo levanté frente a Jill cuando ella estaba hablando con una voz extraña. Ella reaccionó como un animal salvaje y John y yo tuvimos que sujetarla.
Peter Gabriel

John Anthony, el productor de Charisma, era más amigo de Peter y de Jill que del resto de la banda. Una noche, Anthony fue con Peter y Jill a la casa de sus padres en el Palacio de Kensington. Estaban en un cuarto frío decorado brillantemente de turquesa y púrpura, en la parte superior de la casa. "Jill y yo estábamos conversando acerca del poder, fuerza y destino," dijo Anthony.
De repente fui consciente de que la atmósfera del cuarto entero había cambiado. Jill había entrado en una especie de trance. De repente las ventanas se abrieron con el viento, seguido de un frío extremo, y a continuación este fenómeno psíquico.
John Anthony
Ninguno de nosotros, Peter, Jill o yo estuvimos usando drogas o bebiendo. Me di cuenta de que era una manifestación básica. Lo había visto antes, el cuarto estaba lleno de un frío humo astral, éter psíquico. Lo que me asustó, fue que comenzó a moverse en la forma de un torbellino – la gran rueda que proyecta los espíritus en la estratósfera. No tiene nada que ver con la muerte. Es un fenómeno que puede ocurrir con personas de una gran psique. Si pasas por algo de esto, es muy probable que cuando regreses no seas el mismo.
John Anthony
Gabriel comentó que su esposa había reaccionado mal al dormir en una habitación con paredes moradas, siendo el púrpura "muy alto en el espectro de colores"). Jill finalmente se calmó y fue llevada a la cama, pero ni Peter ni John Anthony durmieron esa noche.

Gabriel relató que estas experiencias lo llevaron a plantearse las nociones del bien y del mal y lo sobrenatural, y le inspiraron en un alto grado, a escribir "una historia épica acerca del bien y del mal" (sus propias palabras), lo que se transformó en "la cena está lista". Gradualmente las letras fueron aumentado, hasta que recogió todo el Libro de las Revelaciones – Peter dice que a veces sentía que estaba "guiado" hacia esas fuentes. Todo eso explica por qué Gabriel siempre ha tenido un enlace tan emocional con la canción – él dice que a veces sentía que estaba "cantando para su alma."

No sé cuando de esto estaba sucediendo dentro de mi cabeza y cuanto estaba sucediendo realmente, pero fue una experiencia que nunca pude olvidar y fue el punto de partida para una canción acerca de la lucha entre el bien y el mal.
Peter Gabriel

En contraste, se dice que un fan entusiasmado dijo "¡Steve, en realidad creo que vi a Dios al final de la canción!", al que Hackett le respondió "Bueno, simplemente estaba tratando de encontrar las notas adecuadas".

Hackett, sin embargo, tiene una explicación diferente sobre lo acontecido:
Creo que había habido algo de consumo de drogas. Creo que ella [Jill] estaba teniendo un mal viaje en un momento, y que Pete y un amigo lograron hablarla y sacarla de los horrores o lo que fuera. Así que eso es parte de lo que trataba la canción, pero en cierto modo hay una especie de implicación de redención que va con eso.
Steve Hackett


Secciones

Las secciones que se detallarán a continuación están sincronizadas con la versión original del tema de 22 minutos y 57 segundos. La versión remasterizada de 2007 dura unos 23 minutos y 5 segundos por lo cual los tiempos de las secciones aquí expuestas no coinciden completamente. A continuación se da un breve detalle de la música que se desarrolla en cada sección:

I. "Lover's Leap" (0:00 - 3:47)
(En castellano: "Salto Del Amante")

Esta sección toca las raíces más folk de la banda; con arpegios de guitarra como fondo (Hackett, Banks y Rutherford tocan todos ellos al mismo tiempo guitarras de 12 cuerdas). Se les une también un piano eléctrico (Hohner pianet), un pedal de bajo, un chelo y una flauta. Contiene una parte con armonías vocales folclóricas de tres partes cantadas por Gabriel y Collins (que omiten la tercera nota del acorde). La única percusión utilizada y tocada por Collins es el triángulo, los platillos y las campanas.



La letra nos habla de un hombre que regresa a su hogar tras haber estado ausente durante mucho tiempo para ser recibido por su amante. También se menciona una visión sobrenatural (six saintly shrouded men: "seis hombres santos envueltos") que Gabriel afirma referirse a su experiencia ya comentada en el apartado anterior.

En el programa entregado en los conciertos de Genesis en ese momento, "Lover's Leap" se explicó como: "En el que dos amantes se pierden en los ojos del otro, y se encuentran nuevamente transformados en los cuerpos de otro hombre y una mujer"

Este segmento fue realizado como parte de un popurrí acústico en la gira Calling All Stations de 1998 del grupo con Ray Wilson en la voz.



II. "The Guaranteed Eternal Sanctuary Man" (3:48 - 5:44)
(En castellano: "El Hombre Del Santuario Garantizado Para La Eternidad")

Banks compuso la progresión de acordes mientras aún estaba en la Universidad. En esta parte, Banks pasa a interpretar el Órgano Hammond y Collins entra a la percusión. En las interpretaciones en directo, Gabriel solía ponerse una "corona de espinas" en este momento. La pieza se convierte en la siguiente con una repetición de "Lover's Leap".

Genesis fue a la calle y escogió a ocho niños para grabar las voces de la canción y les pagó diez 'bob' (chelines) cada uno.



El programa de los conciertos describe esta sección de la siguiente manera: "Los amantes llegan a un pueblo dominado por dos personajes; uno un granjero benevolente y el otro el jefe de una religión científica altamente disciplinada. A este último le gusta ser conocido como 'El Hombre Santuario Eterno Garantizado' y afirma contener un nuevo ingrediente secreto capaz de combatir el fuego. Esto es una falsedad, una falacia, un chasco y una argucia, o para decirlo en términos más claros; una mentira".

Gabriel con la corona de espinas.


III. "Ikhnaton and Itsacon and Their Band of Merry Men" (5:44 - 9:42)
(En castellano: "Akenatón e Itsacon y Su Banda de Hombres Alegres ")

Esta parte es mucho más dinámica que las dos anteriores, con un ritmo de batería muy vivo de Collins, un solo de guitarra de Hackett y mucha interacción entre la guitarra de Hackett y el órgano de Banks (que incluyen una sección con rápidos arpegios de guitarra y órgano en los que Hackett utiliza la técnica del "tapping"). La letra relata una batalla en la que se involucra Akenatón.



El programa deletrea "Itsacon" como "Its-a-con". Describe esta sección de la siguiente manera: "A quien los amantes ven vestidos de grises y morados, esperando ser invocados a salir del suelo. Por orden del G.E.S.M (comando de la división de Servicios Especiales de General Electric), salieron de las entrañas de la tierra, para atacar a todos aquellos sin una 'Licencia de Vida Eterna' actualizada, que se podían obtener en la oficina central de la religión del G.E.S.M."


IV. "How Dare I Be So Beautiful?" (9:43 - 11:05)
(En castellano: "¿Cómo me Atrevo a Ser tan Hermoso?")

Esta sección es lenta y suave, la única instrumentación es con acordes de piano. En el estudio, cada acorde era introducido a través de un fade-in por lo que se pierde el comienzo del sonido del acorde, dando la impresión de que se trata de un órgano más que de un piano (se hizo en órgano Hammond en vivo). El título de esta sección era la frase que solía decir Jonathan King, el manager musical de los primeros años del grupo. La letra relata el desenlace de la batalla anterior y el estado del campo de batalla tras la victoria. También nos habla del mito griego de Narciso, que se convirtió en flor.


El programa describe esta sección de la siguiente manera: "En la que nuestros intrépidos héroes investigan las secuelas de la batalla y descubren una figura solitaria, obsesionada por su propia imagen. Son testigos de una transmutación inusual, y son arrastrados a sus propios reflejos en el agua".

V. "Willow Farm" (11:05 - 15:39)
(En castellano: "Granja de Sauces")

En las interpretaciones en vivo, esta sección muestra lo que quizás sea uno de los momentos más icónicos de Gabriel - las letras comienzan con la pregunta "¿Una Flor?", apareciendo Gabriel disfrazado con su "máscara de flor" (inspirado, según el mismo Gabriel dijo, en un programa infantil de la BBC, "The Flowerpot Men"). Musicalmente, esta sección es de alguna forma bizarra, caracterizándose entre otras cosas: secciones que recuerdan un vodevil, secciones de sintetizador (empleando el Mellotron Mark II), voces aceleradas y música concreta con ruidos de trenes y explosiones.


En lo que respecta a la letra, tiene un estilo que recuerda de algún modo a la imaginería de Monty Python, tratando temas de lo absurdo en la cultura inglesa, como por ejemplo: "ahí está Winston Churchill vestido de mujer, solía ser una bandera británica, una bolsa de plástico, ¡que locura!" y numerosos elementos haciendo juegos de palabras, abordando temas como la depravación en las escuelas o la agricultura. Gabriel dijo que fue escrita para contrastar con la oscuridad del resto de la canción. Esto podría interpretarse como el caos debido a la batalla, procediendo al apocalipsis, donde los "12.000" son salvados y los santos regresan de la muerte. Los ángeles abren los siete sellos para simbolizar el rapto.

Gabriel disfrazado de flor


También en una parte se hace una mención a la portada del disco y al mismo tiempo hace mención a la canción The Musical Box del álbum Nursery Cryme: "está lleno de sorpresas, todos mienten como el zorro en las rocas, y la caja musical".

Portada del sencillo Watcher of the Skies en Italia


El programa describe "Willow Farm" de la siguiente manera: "Al salir de la piscina, están una vez más en una existencia diferente. Están justo en medio de una miríada de colores brillantes, llenos de todo tipo de objetos, plantas, animales y humanos. La vida fluye libremente y todo está sin pensar. Al azar, suena un silbato y cada cosa se transforma instantáneamente en otra"

"Willow Farm" fue originalmente una canción independiente, con música y letra de Gabriel. En un momento dado, mientras se escribía y ensamblaba "Supper's Ready", Banks o Gabriel tuvieron la idea de incluir "Willow Farm" en el medio. Banks comentó que esta pieza discordante y de ritmo rápido evitó que "Supper's Ready" se pareciera demasiado a su épica anterior "Stagnation". Banks notó que el cambio de la introducción más romántica de la canción en "Willow Farm", con su "secuencia de acordes feos", funcionó ya que llevó la canción "a otra dimensión". La canción independiente "Willow Farm" fue incluida como cara B del sencillo Watcher of the Skies.


Al final de esta sección hay un interludio, sin estar claramente definido si pertenece a "Willow Farm" o a la siguiente sección, "Apocalypse In 9/8", con pedal de bajo, guitarra eléctrica, órgano y melotrón, que desembocan en una melodía de flauta sobre una base de guitarra y oboe.


VI. "Apocalypse in 9/8 (Co-Starring the Delicious Talents of Gabble Ratchet)" (15:40 - 20:11)
(En castellano: "Apocalipsis en 9/8 (Co-Protagonista los Deliciosos Talentos de Gabble Ratchet")

En este punto, entra la batería, con la sección rítmica de Collins, Hackett y Rutherford (a la guitarra y bajo respectivamente) emplean el atípico compás de 9/8. Sobre esta base, Gabriel entona las letras colmadas con imágenes del Apocalipsis, similar al libro de las Revelaciones, alternándose con complejos solos de órgano de Banks (interpretados con métricas cambiantes frente a la constante métrica de fondo de 9/8 de la sección rítmica). Finalmente, con sonidos de síntesis del Mellotron que imitan violines (conjunto de cintas que reproducen tres violines), llegamos al clímax vocal de Gabriel.

Banks ha dicho que su enfoque para escribir el solo fue parodiar el estilo que Keith Emerson había desarrollado con Emerson, Lake & Palmer. En las actuaciones en vivo, durante el solo de órgano, Gabriel se ponía un extraño atuendo de "Magog" con tocado geométrico que se puede ver en la portada del álbum Genesis Live (1973) de la banda.



Gabble Ratchet es una referencia a los Sabuesos del Infierno; usualmente son representados como gansos, lo que explica el efecto de sonido escuchado durante esta sección. También son conocidos como los "Sabuesos de Gabriel", lo que puede indicar una sarcástica referencia al mismo cantante de la banda. De hecho, el programa entregado en la gira 1972/73 se refiere a esta sección como "co-protagonista los deliciosos talentos de los gansos salvajes".



El programa describe esta sección de la siguiente manera: "En un silbato, los amantes se convierten en semillas en el suelo, donde reconocen que otras semillas son personas del mundo en el que se habían originado. Mientras esperan la primavera, son devueltos a su viejo mundo para ver apocalipsis de San Juan en pleno progreso. Los siete trompetistas causan sensación, el zorro sigue lanzando seis, y Pitágoras (un extra griego) está delirantemente feliz mientras logra poner exactamente la cantidad correcta de leche y miel en sus copos de maíz"

Este segmento se realizó como independiente una vez en 1978 y en la primera etapa del Invisible Touch Tour de 1986 como parte del "In the Cage"/"... In That Quiet Earth"/"Supper's Ready" medley.



El disk-jockey Steve Aoki pinchó el tema en sus actuaciones ante una multitud enloquecida que a lo mejor ni siquiera sabían lo que estaban escuchando:


VII. "As Sure As Eggs Is Eggs (Aching Men's Feet)" (20:11 - 22:57)
(En castellano: "Tan Seguro Como Que Huevos es Huevos" (Los Pies de los Hombres Lastimados")

As Sure As Eggs Is Eggs es una variante folclórica de la tautología "X = X", y en este contexto es una referencia a la certeza y la fe: estando absolutamente convencido de la victoria definitiva del bien sobre el mal y que Dios y el Cielo existen realmente.  

"Apocalypse In 9/8" desemboca en una sección más lenta en la que se vuelven a escuchar letras similares a "Lover's Leap" en combinación con la progresión de acordes de "The Guaranteed Eternal Sanctuary Man", respaldada por un redoble de tambores y campanas tubulares. "Apocalypse In 9/8" finaliza cuando Collins da tres golpes a la campanas tubulares, al tercer golpe se inicia la nueva sección (20 minutos y 11 segundos) y la primera frase cantada es And it's hey babe, with your guardian eyes so blue. Aquí es donde se alcanza el momento más alto y en las actuaciones en directo, con destellos de luz, Gabriel se desprendía de su disfraz de Magog, apareciendo bajo él con un traje blanco que brillaba cuando se exponía a la luz negra. Gabriel, entonces, cogía una barra fluorescente de luz negra, esgrimiéndola como si se tratara de una espada, o como un símbolo de santidad. Gabriel sería el único iluminado en el escenario en este punto y en realidad parecería brillar por la combinación de luz negra, su traje blanco reflectante y maquillaje fluorescente. Gabriel consideraba que este efecto era una forma teatral de simbolizar la victoria del bien/luz sobre el mal/oscuridad.


"Apocalipsis en 9/8" fue una improvisación hecha por Banks, Rutherford y Collins.  Es un tema en su mayoría instrumental interpretada en un compas de 9/8 que comenzó con Rutherford tocando sus pedales de bajo que Collins recordó como "totalmente abstracto sin compás" e incorporó un patrón de batería. Banks asumió que su solo de órgano no tendría letra, pero después de que Gabriel procedió a grabar letras sobre él, algo con lo que no estaba de acuerdo inicialmente, dijo, "solo tomó unos diez segundos pensar 'Esto suena fantástico, es tan fuerte'"

En algunas representaciones, Gabriel era elevado con unos cables, pero en una ocasión se enredó en los cables y casi fue estrangulado y la banda dejó de emplear esta técnica al considerarla peligrosa. Desde este momento al final, están presentes constantemente la batería, el bajo y el melotrón imitando metales. Gabriel canta una letra que recuerda a William Blake con referencias a La Nueva Jerusalén (La Ciudad de Cristal de Dios que se establece después de la muerte del Anticristo) y la Segunda Venida de Cristo con referencia a la Revelación bíblica en Apocalipsis 19:17: "Vi a un ángel en el sol. Él gritó con voz clara, diciendo a todos los pájaros que vuelan en el cielo: ¡Venid! Acercaros a la gran cena del Señor."

Gabriel con el traje blanco reluciente


La canción finaliza con un fade-out (desvanecimiento) en el que escuchamos la guitarra eléctrica de Hackett. En la grabación original, esta sección se interpretaba en tono de La; pero debido a que Gabriel no podía mantener el esfuerzo vocal en el escenario, normalmente, la banda la interpretaba en tono de Sol.

En el momento que Gabriel coge la barra luminosa


El programa describe esta sección de la siguiente manera: "Después de todo un huevo es un huevo “Y esos pies…” haciendo que se junten los finales La Nueva Jerusalén es donde morarán los resucitados después del día del juicio (el cielo)"

Este segmento se realizó como independiente una vez en 1978 y en la primera etapa del Invisible Touch Tour de 1986 como parte del "In the Cage"/"... In That Quiet Earth"/"Supper's Ready" medley.



La canción final de A Trick of the Tail, titulada "Los Endos", cita de este segmento cerca del final. A medida que la banda se desvanece, se puede escuchar a Collins cantando "hay un ángel parado en el sol" dos veces seguidas, seguido de "libre para volver a casa" a medida que desaparecen las últimas notas. Estas son las únicas letras que se escuchan en la canción, que por lo demás es instrumental; esta cita generalmente se ha omitido de las versiones en vivo (a excepción de Genesis Revisited: Live at the Royal Albert Hall de Steve Hackett y Genesis Revisited: Live at Hammersmith en 2012).





Enlaces a la canción del álbum





   Mi opinión sobre la canción:

Es un tema que me emociona sobre todo el comienzo y el final.


Créditos
  • Tony Banks - Órgano, melotrón, piano, piano eléctrico, guitarra acústica de 12 cuerdas, coros.
  • Steve Hackett - Guitarra eléctrica, guitarra acústica de 12 cuerdas y 6 cuerdas solista.
  • Phil Collins - Batería, percusión y voces.
  • Peter Gabriel - Voz principal, flauta travesera, oboe, aro de sonajas
  • Mike Rutherford - Bajo, pedalero, guitarra sajona de 12 cuerdas, chelo, coros.

Fue interpretada por la banda de forma regular durante varios años después de su publicación. Se pueden encontrar versiones en vivo en los álbumes Seconds Out de 1977 y en el recopilatorio Genesis Archive 1967-75 grabada en 1973.







Steve Hackett la interpretó en directo.




Con respecto al legado que dejó adjunto el video de una niña de 10 años llamada Camila Pocovi cantando la canción en la apertura del concierto de la banda de rock progresivo Tempano a mediados de 2018 en Miami:

1976: Rock progresivo en España - Coses nostres - Iceberg

Contenido de esta entrada: Introducción Segundo álbum Portada del álbum Coses nostres Introducción En España el rock progresivo también obtu...