Mostrando entradas con la etiqueta música electrónica. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta música electrónica. Mostrar todas las entradas

martes, 23 de septiembre de 2025

1978: El cosmos de Tomita

Contenido de esta entrada:

Introducción

Kosmos



Portada de la edición en Estados Unidos




Enlaces interesantes sobre Tomita:



Este artículo lo dedicamos al álbum Kosmos de Isao Tomita publicado en 1978.

Isao Tomita (en japonés: 冨田 勲, Tomita Isao), (Tokio, 22 de abril de 1932-Ibídem, 5 de mayo de 2016), también conocido como Tomita, fue un renombrado músico y compositor japonés que se caracterizaba por fusionar piezas de música clásica con sintetizadores y otros instrumentos electrónicos como los secuenciadores analógicos y el Melotrón. Es también considerado uno de los pioneros de la música electrónica y sentó las bases para la música synth-pop.

A finales de los 1960s, volvió su atención hacia la música electrónica tras escuchar álbumes de Wendy Carlos en los que Wendy interpretaba música clásica con un sintetizador MoogIsao compró un sintetizador Moog III y comenzó a montar su estudio doméstico.

Eventualmente se dio cuenta de que los sintetizadores podían usarse para crear sonidos completamente nuevos además de imitar otros instrumentos. 

Tomita


Un anterior artículo lo dedicamos a sus comienzos hasta la publicación de su primer álbum “Electric Samurai: Switched on Rock” con el sintetizador moog1972: Comienzos y primer álbum de Tomita

Portada del álbum Electric Samurai: Switched on Rock


Un anterior artículo lo dedicamos a su álbum publicado en 1974 basado en música de Claude DebussySnowflakes Are Dancing, por el que recibió cuatro premios Grammy1974: Los copos de nieve están danzando con Tomita.


Un anterior artículo lo dedicamos al álbum Pictures At An Exhibition publicado en 19751975: Tomita y cuadros en una exposición.

Portada del álbum Pictures at an Exhibition

 
Un anterior artículo lo dedicamos al álbum Firebird publicado en 19761976: Tomita y el pájaro de fuego.

Portada de la edición del álbum Firebird en Estados Unidos

En un anterior artículo comentamos el álbum The Planets publicado en 1976. Es un arreglo para sintetizador de la suite de Gustave Holst del mismo nombre: 1976: Los planetas de Tomita.

Portada del álbum The Planets

Un anterior artículo lo dedicamos al doble álbum Sound Creature publicado en 19771977: La criatura sonora de Tomita.






Kosmos


Composición y grabación

Tras el lanzamiento del álbum The Planets (Los planetas), un arreglo para sintetizador de la suite de Gustave Holst del mismo título, en 1976, Tomita quería mantener la temática espacial para su siguiente lanzamiento internacional. En este álbum, Tomita no solo crea versiones electrónicas de temas clásicos, sino que también enlaza varias composiciones en una especie de popurrí, añadiendo efectos electrónicos adicionales para mantener la temática espacial de la obra en su conjunto.

El álbum fue grabado en su estudio casero, como era habitual. En el interior de la carpeta, aparece Tomita retratado junto a los equipos de su estudio, además de un listado de los utilizados en la grabación. Como novedad, se incluye el sintetizador polifónico Polymoog, lo que le facilitó mucho el trabajo a Tomita. Hasta entonces, los sintetizadores que tenía eran monofónicos, lo que significaba que para lograr un efecto polifónico (tocar varias teclas a la vez), debía grabar pista por pista, prolongando enormemente el proceso de grabación de un álbum.

Interior de la carpeta del álbum




Lista de temas del álbum

Lado uno


A2 Space Fantasy    9:12

A3 Pacific 231    6:43


Lado dos

B1 Aranjuez    6:20


B3 Hora Staccato    3:29



Enlace a la lista de reproducción: Tomita / kosmos



"Star Wars" Main Title 

En 1977 se había estrenado la película Star Wars (La guerra de las galaxias) que se había convertido en un fenómeno mundial incluida su banda sonora. Eso hizo que el público se interesara por los temas del espacio y la tecnología.

Cartel de la película en inglés

Por este motivo, Tomita hizo una versión electrónica del tema principal de Star Wars compuesto por John Williams que sería el primer corte del álbum. Esto es otra novedad: además de realizar versiones de temas clásicos, incorpora temas recientes y populares.



Space Fantasy

El segundo tema del álbum, Space Fantasy, comienza con Also Sprach Zarathustra (Así habló Zarathustra) del compositor alemán Richard Strauss que había sido utilizado como tema de apertura en la película 2001: Una odisea en el espacio del cineasta Stanley Kubrick.



El tema enlaza con el fragmento más conocido de Die Walküre (La Valquiria) de Richard Wagner, la «Cabalgata de las valquirias».



Y el tema concluye la Obertura de la ópera Tannhäuser de Wagner.




Pacific 231

Pacific 231 es una obra orquestal de Arthur Honegger, escrita en 1923. La pieza se interpreta comúnmente como una representación de una locomotora de vapor en acción, como parece indicarse por el título y ha sido ilustrada por versiones cinematográficas de la misma. Sin embargo, en una entrevista, Honegger negó que este fuera su propósito previsto y reprendió a los críticos que lo interpretaron así. La versión de Tomita toma esta interpretación para transportarnos a un viaje en tren.

Arthur Honegger

El cineasta soviético Mikhail Tsekhanovsky creó una película titulada Pacific 231 en 1931.



Una película francesa galardonada en 1949, Pacific 231, dirigida por Jean Mitry, utilizó la obra orquestal como banda sonora para un homenaje a la locomotora de vapor, e incluyó imágenes de primer plano de la SNCF 231E 24 ex Nord 3.1194.



Quizás Tomita se inspirara a hacer esta versión al escuchar el tema Trans-Europa Express de Kraftwerk.

Portada del sencillo Trans-Europe Express


Kraftwerk - Trans-Europe Express (Single Version) [FLAC, CD Rip]



The Unanswered Question

The Unanswered Question (La pregunta sin respuesta) es una obra musical del compositor estadounidense Charles Ives. Originalmente se compuso emparejado con Central Park in the Dark con el título Two Contemplations en 1908. The Unanswered Question fue revisado por Ives en 1930-1935. Al igual que con muchas de las obras de Ives, fue en gran parte desconocida hasta mucho más tarde en su vida, y no se interpretó hasta 1946.

Charles Ives en 1913




La versión de Tomita es la pieza más experimental de su álbum. Tomita la convierte en una pieza etérea para que escucharla parecieras que flotaras en el espacio.

El mismo Ives describió la obra como un «paisaje cósmico» en el que las cuerdas representan «el silencio de los druidas, que no saben, no ven, ni oyen nada». La trompeta entonces lanza «la perenne pregunta de la existencia» y los vientos buscan «la respuesta invisible» pero la abandonan frustrados, de modo que al final sólo es contestada por el silencio.



Aranjuez

El Concierto de Aranjuez es una composición musical para guitarra y orquesta (cfr. concierto para guitarra y orquesta) del compositor español Joaquín Rodrigo. El concierto está dividido en tres movimientos: Allegro con spirito, Adagio y Allegro gentile. El segundo movimiento, el más conocido de los tres, es conocido por su tiempo lento y su melodía intimista, introducidos por el corno inglés, con un acompañamiento suave de la guitarra, y con progresiones.



El comienzo de este tema Tomita nos lo introdujo en su anterior álbum Sound Creature. En esta parte del álbum Tomita añade al Adagio del concierto de Aranjuez un comienzo como el de un platillo volante acercándose manteniendo la coherencia de la temática espacial del álbum.




Peer Gynt: Solvejg's Song

Peer Gynt , op. 23, es la música incidental de la obra de Henrik Ibsen de 1867 del mismo nombre, escrita por el compositor noruego Edvard Grieg en 1875. La canción de Solveig es el segundo movimiento del acto tercero. La incluyó en la suite Nº2 como cuarto y último movimiento.




Hora Staccato

Hora Staccato es una obra breve, rápida, en estilo de danza rumana ,escrita por el compositor rumano Grigoras Dinicu, y es, sin duda, una de las obras favoritas de todo virtuoso del violín, sobre todo desde que la popularizara el gran violinista Jascha Heifetz.



Su interpretación requiere un hábil manejo del staccato con el arco, hacia arriba y hacia abajo, dando a las notas una especie de crispación, clara y seca, que hace vibrar al auditorio.




The Sea Named "Solaris"

Siguiendo con la temática de ciencia ficción, el tema de cierre del álbum es The Sea Named "Solaris" (El mar llamado Solaris) basado en la música de Bach que aparece en la película del director Andrei Tarkovsky “Solaris” de 1972 la cual es una adaptación de la novela de ciencia ficción Solaris del escritor polaco Stanisław Lem. Explicó: "El mar de Solaris extrae recuerdos de los cerebros de los terrícolas dormidos y reencarna a los seres queridos de su pasado. No intenté expresar el planeta Solaris en sí mismo, sino un estado particular de la mente humana que podría ser generado por los eventos allí. Los recuerdos preciados están representados por la Invención de Bach, y el anhelo eterno se expresa en el coral de Bach Te llamo, Señor Jesucristo".

Cartel de la película Solaris



Lanzamiento del álbum

Dependiendo de los países se lanzó con diferentes títulos y portadas.

En Japón fue lanzado con el título "Cosmos" y una portada específica. También hubo una edición en cuadrafónico. Con esa misma portada fue lanzado en Brasil pero con el título "Kosmos".

Portada en Japón

La portada más conocida y con el título "Kosmos" fue la que se utilizó en Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Italia, Grecia, Sudáfrica, Chile y Venezuela. En Estados Unidos se publicó también en cuadrafónico.


En Alemania y Francia, se publicó en edición especial limitada numerada con el título de Space Fantasy y una portada diferente.




Reediciones

Fui publicado por primera vez en CD en Japón en 1984. Mantuvo la portada del LP original. También tenía diferente orden de pistas.

En 1991 fue publicado remasterizado Dolby Surround en Europa y Norteamérica.






Mi opinión sobre el álbum:

El álbum contiene varias de las piezas más populares de Tomita. A mí me gusta sobre todo Pacific 231, que me gusta escuchar imaginando que estoy en un tren y me recuerda Trans Europe Express de Kraftwerk. Otros temas que me gustan son Aranjuez y Hora Staccato.



miércoles, 10 de septiembre de 2025

1978: Rock progresivo argentino: Ricardo Dal Farra – Tal Vez...

Contenido de esta entrada:

Introducción

El álbum Tal vez...







En este artículo nos ocupamos de Ricardo Dal Farra y el álbum que publicó en 1978 titulado Tal vez...

Ricardo Dal Farra


Ricardo Dal Farra (Buenos Aires, Argentina, 1957) es un compositor, artista multimedia, educador, investigador, intérprete y curador, desarrolla su actividad profesional en el área de confluencia entre las artes, las ciencias y las nuevas tecnologías.

Dal Farra fue director del Estudio de Música Electroacústica en Buenos Aires de 1978 a 2003. De 1996 a 2003, trabajó como coordinador de comunicación multimedia para el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Argentina. En 2002, se convirtió en director del Centro de Experimentación e Investigación en Artes Electrónicas (CEIArtE). Desde 2003, vive en Montreal como investigador residente en la Fundación Daniel Langlois.

Es profesor de tecnología musical en la Universidad Nacional de Tres de Febrero, composición e improvisación en la Universidad Nacional de San Martín, electroacústica en el Conservatorio Municipal de Música de Buenos Aires, acústica en el Conservatorio Nacional de Música, diseño de imagen y sonido en la Escuela Panamericana de Arte y composición electroacústica y tecnología multimedia en el Estudio de Música Electroacústica.

Durante más de diez años, produjo series radiofónicas sobre música electroacústica para Radio Nacional de Argentina y Radio Municipalidad de Buenos Aires. También presentó su trabajo en el campo de la música electroacústica y la educación musical como invitado del Centro de Investigación Informática en Música y Acústica (CCRMA) de la Universidad de Stanford, la Universidad de Nueva York, la Escuela de Música Juilliard, la Universidad de Brasilia, el Conservatorio Nacional de Música de La Paz, la Universidad de Puerto Rico, el Centro Banff y el IRCAM.

Desde principios de la década de 1970, Del Farra también ha trabajado como intérprete de electrónica en vivo en las interpretaciones de sus obras. Ha recibido premios de composición y encargos de la International Computer Music Association, la Bienal Internacional de Artes de São Paulo, el Concours International de Musique Electroacoustique de Bourges y el Centro di Sonologia Computazionale de la Università degli Studi di Padova, entre otros.









Grabación

En 1978 consigue reunir a músicos y amigos para la grabación de un álbum insólito en la discografía de Dal Farra. La grabación tuvo lugar en los estudios Take 1 de Buenos Aires con los técnicos Amilcar Gilabert y Jorge Da Silva en una mesa de veinticuatro canales.

Jorge Da Silva "El Portugués"

Todos los temas fueron compuestos y arreglados por Dal Farra. El álbum fue producido por Gilabert y Dal Farra, el cual se ocupó también de la dirección musical.



Lanzamiento del álbum

El álbum fue publicado en diciembre de 1978 con Quaver en Argentina. La funda presenta un diseño de Alfredo Baldo con fotografías de Bob Wirtz.

Contraportada del álbum


No se conocen reediciones del álbum. Por eso los álbumes de la tirada original se han convertido en objeto de deseo de los coleccionistas que han llegado a pagar a 300 dólares por él. 




Lista de temas

Lado 1

A1 Para Volver A Comenzar 3:30





Lado 2


B2 Excepto Nosotros 8:50

B3 Llegando A Aquel Lugar 2:19








Créditos 
  • Guitarra acústica – Ricardo Dal Farra (pistas: A2, A3, B1, B3)
  • Bajo – Ricardo Dal Farra (pistas: B2, B3), Ricardo Sanz (pistas: A2, A3, B1, B2)
  • Clarinete – Daniel Melingó (pistas: A3, B1, B2)
  • Clavinet – Aby Borenztein (pistas: B1, B2)
  • Tambores – Jorge Mockert (pistas: A2, A3, B1, B2)
  • Guitarra eléctrica – Ricardo Dal Farra (pistas: A2, B1, B2), Ricardo Liezer (pistas: B1)
  • Flauta – Arturo Schneider (pistas: A3, B1, B2, B3)
  • Guitarra – Ricardo Dal Farra (pistas: A2, A3, B1, B3)
  • Guitarra – Bernardo Hopp (pistas: A3)
  • Armónica – Ricardo Dal Farra (pistas: B2)
  • Teclados [Minimoog] – Aby Borenztein (pistas: A1, A2, A3, B1), Ricardo Dal Farra (pistas: A1, A2, A3, B1, B3)
  • Teclados [Polymoog] – Aby Borenztein (pistas: A1, A2, B1, B2), Ricardo Dal Farra (pistas: A1, B2)
  • Marimba – Norberto Minichillo (pistas: A2, B1)
  • Percusión – Aby Borenztein (pistas: A2, A3, B1), Carlos Cortelezzi (pistas: A2,A3, B1), Jorge Mockert* (pistas: A2, B1), Ricardo Dal Farra (pistas: A2)
  • Percusión [Timbaletas] – Domingo Cura (pistas: A2)
  • Percusión [Tumbadoras] – Domingo Cura (pistas: A2, B1, B3)
  • Piso – Aby Borenztein (pistas: A2, A3, B1, B2, B3)
  • Piano [Piano Fender] – Aby Borenztein (pistas: A3, B1)
  • Guitarra slide – Ricardo Dal Farra (pistas: A3, B3)
  • Saxofón tenor, Saxofón soprano – Bernardo Baraj (pistas: A2, B1)
  • Trombón – Alfredo Wulff (pistas: B1)
  • Trompeta – Rubén Barbieri (pistas: B1)
  • Vibraslap – En Gimeno (pistas: A2)
  • Violín – Antonio Agri (pistas: A3, B2)
  • Voz – En Gimeno (pistas: A1, A3, B1, B2), Ricardo Dal Farra (pistas: A1, A3, B1)
  • Voz [Voz "Negra"] – Aby Borenztein (pistas: B2)


  • Norberto Minichillo 



    Opinión personal

    Ricardo Dal Farra es una figura destacada en la música electrónica y electroacústica. No podía dejar pasar la oportunidad de dedicarle un artículo, especialmente por su álbum de 1978 titulado "Tal vez...", una mezcla de rock progresivo y jazz fusión. Este álbum no ha sido reeditado, convirtiendo la edición original en un objeto de deseo para los coleccionistas. En el disco participan muchos músicos, varios de ellos amigos de Dal Farra. Los teclados son, sin duda, los protagonistas, en un álbum muy ecléctico que sorprende desde la primera escucha. La apertura, "Para Volver A Comenzar", es un tema de rock progresivo impactante. Le sigue "Lo Que Hace Falta", con un estilo de jazz latino donde destaca el saxofón. En contraste, "Es Siempre Intentar" es una pieza acústica con flauta, guitarra y piano, que a mitad del tema incorpora ritmos latinos evocando a Brasil. La segunda cara comienza con "Todos Cansados", un jazz-fusión dominado por instrumentos de viento y teclados. En "Excepto Nosotros", los teclados son los protagonistas absolutos. Finalmente, el álbum cierra con "Llegando A Aquel Lugar", un tema acústico tranquilo. En resumen, un álbum de gran belleza, una joya olvidada que merecía una reedición.


    VOLVER ARRIBA

    miércoles, 27 de agosto de 2025

    1978: El suicidio electrónico

    Contenido de esta entrada:

    Introducción

    El álbum homónimo

    Portada del álbum homónimo







    En este artículo traemos los comienzos y primer álbum homónimo de la banda estadounidense Suicide.

    Suicide fue un dúo musical estadounidense compuesto por el vocalista Alan Vega y el instrumentista Martin Rev, activo intermitentemente entre 1970 y 2016. La música pionera del grupo utilizaba instrumentación electrónica minimalista, incluidos sintetizadores y cajas de ritmos primitivas, y sus primeras actuaciones eran conflictivas y, a menudo, terminaban en violencia. Estuvieron entre los primeros artistas en usar la frase "música punk" en un anuncio de un concierto en 1970, durante su breve período como trío que incluía a Paul Liebegott.

    Martin Rev y Alan Vega en 1980

    Aunque nunca fue muy popular entre el público en general, Suicide ha sido reconocido como uno de los grupos más influyentes de su época. El álbum debut de la banda, Suicide (1977), fue descrito por Entertainment Weekly como "un hito de la música electrónica", mientras que AllMusic declaró que "proporcionó los planos para el post-punk, el synth pop y el rock industrial".





    Comienzos

    En 1969, Alan Bermowitz se unió al MUSEUM: A Project of Living Artists, una galería multimedia abierta las 24 horas y gestionada por artistas en el 729 de Broadway, Manhattan. Creando arte visual bajo el seudónimo de Alan Suicide, Bermowitz pasó de la pintura a las esculturas de luz, muchas de ellas hechas con desechos electrónicos. Consiguió una residencia en la Galería OK Harris en el SoHo, donde expuso hasta 1975. Barbara Gladstone siguió exhibiendo su obra hasta finales de la década de 1980.

    Galería OK Harris

    Más tarde ese mismo año, Bermowitz vio a The Stooges en el Pabellón del Estado de Nueva York; una experiencia que fue una verdadera epifanía para él. Después comentó: "Me enseñó que no era necesario limitarse a crear obras de arte estáticas, podías generar situaciones, hacer algo ambiental. Eso fue lo que me impulsó más intensamente hacia la música. Comparado con Iggy, todo lo que hacía como artista parecía insignificante".

    Actuación de los Stooges

    Después de esto, en 1970, Alan Vega y Martin "Rev" Reverby se conocieron a través de la Coalición de Trabajadores del Arte. Con Rev, Bermowitz comenzó a experimentar con la música electrónica y formó Suicide, junto con el guitarrista Paul Liebgott. Según una entrevista de 2002 con Alan Vega, el nombre de la banda se inspiró en el título de un cómic de Ghost Rider titulado "Satan Suicide". Además, explicó: "Estábamos hablando del suicidio de la sociedad, especialmente de la sociedad estadounidense. La ciudad de Nueva York se estaba derrumbando. La guerra de Vietnam estaba en marcha. El nombre Suicide nos lo dijo todo".

    Comic de Ghost Rider

    La primera exposición de Suicide tuvo lugar el 19 de junio de 1970 en el Proyecto de Artistas Vivos en el bajo Manhattan. Pronto se autodenominaron "música punk". Liebegott dejó la banda a finales de 1971, y continuaron como dúo. En ese momento, Vega dejó de tocar instrumentos para dedicarse únicamente a cantar, mientras que Rev abandonó la batería y los silbatos a principios de 1975. Suicide surgió en la escena glam punk temprana de Nueva York, compartiendo escenario con artistas como los New York Dolls y los Fast. Ganaron fama por sus shows en vivo provocadores, inspirados en Iggy Pop. Muchos de sus primeros conciertos fueron en el Mercer Arts Center junto a bandas como New York Dolls y Eric Emerson and the Magic Tramps. Durante uno de esos espectáculos, David Johansen tocó la armónica con ellos. Vega y Rev adoptaban un estilo de "matones callejeros artísticos", con Vega conocido por blandir una cadena de transmisión de motocicleta en el escenario. Vega comentó: "Nos abucheaban apenas subíamos al escenario, solo por nuestra apariencia ya nos daban un infierno". Tras el colapso del Mercer Arts Center en 1973, Suicide actuaba en el Max's Kansas City y el CBGB, donde eventualmente fueron prohibidos, a menudo compartiendo cartel con bandas punk emergentes.

    CBGB

    Su primer lanzamiento fue "Rocket U.S.A.", que se incluyó en la recopilación Max's Kansas City de 1976.

    Portada del recopilatorio Max's Kansas City 1976

    En 1977, grabarían y lanzarían de forma independiente su álbum debut, Suicide, en Red Star Records.



    Grabación

    Suicide fue el primer grupo en firmar con el sello discográfico Red Star de Marty Thau. Thau había trabajado anteriormente en Paramount Records y Buddah Records y había vendido sus activos a Richard Gottehrer para crear Red Star Records. Tras escuchar una cinta de demostración de Suicide, pidió verlos actuar en vivo, lo que llevó al grupo a firmar con Red Star. Red Star contrató a Craig Leon como coproductor del disco.

    Marty Thau



    Suicide entró al estudio con gran parte de sus canciones ya escritas y ensayadas después de haber pasado los cinco años anteriores tocándolas en conciertos. La grabación del álbum se realizó en cuatro días en los Ultima Sound Studios de Nueva York . Actuó como ingeniero Larry Alexander asistido por Mitchell Ames.

    El álbum contó con la electrónica minimalista de Martin Rev y los ritmos duros y repetitivos combinados con la voz inspirada en el rock and roll de Alan Vega y las representaciones de la vida urbana.

    Leon había trabajado previamente con los músicos de reggae Bob Marley y Lee "Scratch" Perry y los había visto crear efectos de sonido generados electrónicamente con su música y usó una unidad de retardo digital Eventide para crear estos efectos de eco en las pistas vocales del álbum.  

    Leon regresó a California después de cuatro días de trabajo, lo que llevó a Marty Thau a trabajar en el resto de la producción. Alan Vega cambió la letra de «Frankie Teardrop» durante las sesiones de mezcla del álbum. Thau remezcló las pistas "Ghost Rider", "Rocket U.S.A." y "Cheree". Leon regresó a Nueva York, donde los dos remezclaron "Frankie Teardrop". El álbum fue masterizado en Frankford / Wayne de Nueva York.

    Craig Leon



    Estilo 

    Musicalmente, Suicide ha sido descrito como synth-punk, rock electrónico y synth-pop, mientras que también se etiqueta como electrónico y minimalista. Todas las canciones del álbum tienen un sonido "despojado" con Martin Rev proporcionando un acompañamiento que combina "órganos duramente hipnóticos" y "electrónica densa y desconcertante". Las voces en el álbum proporcionadas por Alan Vega han sido descritas como similares a las de Gene Vincent. En 2012, Vega declaró que "originalmente era un niño de rock'n'roll; Nací en la era del rock'n'roll de los años 45 a finales de los cincuenta" y que "Elvis Presley para mí es como Dios, y Roy Orbison y Jerry Lee Lewis, son mi triunvirato"«Johnny» fue descrito por AllMusic como un escaparate de la «afinidad de la banda por las melodías e imágenes de los años 50, así como por sus inclinaciones pop».

    Elvis Presley en 1957


    Martin Rev describió las canciones "Frankie Teardrop", "Johnny" y "Cheree" como sobre personas de la calle. "Frankie Teardrop" fue influenciado por una historia que Alan Vega leyó en un periódico sobre un trabajador de una fábrica que perdió su trabajo y recurrió a asesinar a su esposa e hijo antes de suicidarse. La letra de la canción fue improvisada por Vega, quien intentó entrar en la mentalidad tanto del trabajador de la fábrica como de su familia. «Cheree» trataba sobre una novia de Martin Rev.



    Lanzamiento del álbum

    El álbum fue lanzado el 28 de diciembre de 1977 en los Estados Unidos con Red Star. La portada fue de Timothy Jackson.

    Portada del álbum homónimo


    Howard Thompson de Bronze Records en el Reino Unido recibió una copia del álbum. Después de escucharlo, fue a Nueva York para ver al grupo actuar en vivo y negociar un acuerdo para licenciar su música para Bronze. El álbum fue publicado el 7 de julio de 1978 en el Reino Unido.

    Contraportada del álbum

    El álbum no logró entrar en las listas de éxitos tanto en los Estados Unidos como en el Reino Unido.

    Un sencillo con una versión remezclada de Cheree y I remember en la cara B fue lanzado en mayo de 1978 el Reino Unido e Italia en formatos de 7" y 12". John Lydon en su reseña para NME, comentó que Cheree era como «'Je t'aime' con silbido de cinta».

    Portada del sencillo en Italia

    El sencillo fue reeditado posteriormente incluyendo una del 12 de junio de 2021 con Mute Records en vinilo trasparente de 10" con motivo del Record Store Day.

    Reedición del sencillo de 2021




    Lista de temas

    Todas las pistas están escritas por Alan Vega y Martin Rev.

    Lado uno



    3. "Cheree" 3:42

    4. "Johnny" 2:11

    5. "Girl" 4:05

    Lado dos


    7. "Che" 4:53


    Enlace a la lista de reproducción del álbum:  Suicide (2019 - Remaster)



    Créditos 

    Martin Rev - teclados
    Alan Vega - voz


    Recepción 

    El periodista musical Tony Fletcher declaró que el álbum "tuvo dificultades para captar la atención mediática" debido a que era un lanzamiento independiente. El álbum recibió críticas contemporáneas positivas de NME, Time Out y Melody Maker en el Reino Unido. Escribiendo en Sounds, Jon Savage fue más circunspecto y dijo: "Concediendo que la monotonía es intencional, gran parte del corte es escalofriante, los gritos y la deriva del instrumento en paisajes en blanco, y alcanza el nivel de terror buscado. Sí, y luego el estado de ánimo se rompe con letras tontas"

    La recepción del álbum en los Estados Unidos fue fuertemente negativa. El crítico musical Robert Christgau le dio al álbum una calificación C+, afirmando que hay pequeños inconvenientes, como las letras que simplifican la política seria en mera retórica, el canto que transforma la retórica en algo inquietante y cómo la excentricidad maníaca de las actuaciones en vivo de este dúo se convierte en algo absurdo en el disco. Rolling Stone también le dio a Suicide una crítica negativa, refiriéndose al álbum como "absolutamente pueril" y a la voz de Alan Vega como "nada más que arrogancia e insensibilidad al por mayor"

    Con el tiempo los medios han dado el reconocimiento merecido al álbum. Pronto sería considerado como un hito en la música electrónica y rock.

    Rolling Stone colocó a Suicide en el número 441 en su lista de 2012 de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos, y en el número 498 en una actualización de la lista en 2020. La revista de música en línea Pitchfork colocó el álbum en el número 39 en su lista de los mejores álbumes de la década de 1970. El álbum aparece en el libro de referencia 1001 Albums You Must Hear Before You Die (1001 álbumes que debes escuchar antes de morir)

    Portada del libro 1001 álbumes que debes escuchar antes de morir

    En su reseña de Suicide para AllMusic, la crítica Heather Phares escribió: "Prueba de que el punk tenía más que ver con la actitud que con un sonido crudo impulsado por la guitarra, el debut homónimo de Suicide distinguió al dúo del resto de los autoproclamados márginados del estilo"
     
    Joe Gross de Spin describió el álbum como "más allá de lo clásico" y descubrió que "nadie se ha acercado a replicar su ambiente monolítico".

    Nick Hornby escribe: "'Che', 'Ghost Rider': estos himnos proto-punk espeluznantes, robustos y se encuentran entre los experimentos melódicos más visionarios que el reino del rock ha producido hasta ahora"

    El crítico Emerson Dameron escribe que "Frankie Teardrop" es "una de las cosas más aterradoras, fascinantes y absurdas que he escuchado". Hornby, en su libro 31 Songs, describe la pista como algo que escucharías "solo una vez".



    Videos 












    Legado 

    El álbum influyó en el desarrollo de muchos géneros musicales, incluidos el post-punk, el synth-pop y el rock industrial. El álbum también influyó en artistas de distintos géneros, incluidos Bruce Springsteen, The Fleshtones, Spacemen 3 y Peaches.

    Bruce Springsteen

    Tony Fletcher escribió en All Hopped Up and Ready to Go: Music from the Streets of New York 1927-77 que "a su manera", se volvería tan influyente como otros álbumes punk aclamados como Horses, Ramones y Marquee Moon. En 2017, Henry Rollins, cantante de Black Flag y Rollins Band, describió "Frankie Teardrop" como "la canción más intensa que he escuchado en mi vida"

    Las canciones del álbum han aparecido en varios medios desde el lanzamiento inicial del álbum. El director Rainer Werner Fassbinder se puso en contacto con Red Star para obtener los derechos de "Frankie Teardrop" para su película In a Year of 13 Moons. La canción aparece durante una escena de fiesta.  

    "Cheree" fue utilizado por el director Edo Bertoglio para su película Downtown 81, una película filmada a principios de la década de 1980 pero que no se completó hasta 1999



    La canción Rocket USA se usó en la película Civil War de 2024.

    Varios artistas y grupos musicales han versionado canciones de Suicide. Sus compañeros neoyorquinos, The Fleshtones, grabaron una versión de "Rocket U.S.A." para su álbum debut Blast Off!. El álbum fue producido por Marty Thau y cuando Alan Vega lo visitó cuando estaba grabando el álbum en Blank Studios, fue invitado a cantar mientras el grupo interpretaba la canción. 

    En 1983 Soft Cell (Marc Almond y Dave Ball) interpretaron Ghost Rider en vivo en varios shows.





    Question Mark and the Mysterians grabaron una versión de «Cheree» en 1996. La rapera inglés M.I.A. usó una muestra de "Ghost Rider" para su tema "Born Free". Bruce Springsteen declaró que su canción "State Trooper" del álbum Nebraska estaba fuertemente influenciada por "Frankie Teardrop"


     En 2008, varios artistas lanzaron una serie de EPs en homenaje a Suicide para celebrar el 70 cumpleaños de Alan Vega. Las canciones del álbum que formaron parte de la serie incluyeron "Johnny" versionada por Peaches, "Frankie Teardrop" versionada por Lydia Lunch, "Che" por Sunn O))), Spacemen 3 y Pan Sonic y "Rocket U.S.A." versionada por Nik Void.



    Reediciones 

    El álbum fue reeditado por Red Star Records en 1980 con una portada diferente.


    En 1986 fue reeditado con Demon Records con la portada original tanto en vinilo como en CD.


    En 1996 fue publicado remasterizado con Red Star. Incluyó dos bonus tracks




    En 1998 se publicó por Blast First con un CD adicional con temas grabados en vivo y un bonus track adicional a los dos ya incluidos anteriormente y en 2000 con Mute.



    En 2014 fue publicado en vinilo rojo transparente con Red Star y en 2019 con Mute.


    En 2019 se publicó una edición de lujo en CD con Mute.






    Opinión personal

    Lo mas destacable de este álbum no es el contenido sino el papel que jugó como conexión entre la música electrónica y el punk y la influencia en otros estilos como el post-punk, el synth-pop y el rock industrial. Mientras que el punk era una música de composición minimalista, muy simple y cruda, como una vuelta al rock de garaje y que por tanto no incluían en general los instrumentos electrónicos, la música de Suicide aunque sigue el minimalismo del punk se apoya en su totalidad de los instrumentos electrónicos.





    VOLVER ARRIBA

    Seguidores

    1978: Steely Dan en la FM

    Contenido de esta entrada: Introducción La película La banda sonora Lista de canciones Enlaces interesantes sobre Steely Dan:      Introduc...